jueves, 11 de diciembre de 2014

Hubert de Givenchy, FV 11-12-2014




Hubert de Givenchy
O museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, está a dedicar unha exposición ó modisto Hubert de Givenchy. Trátase dunha monográfica, a primeira que ten por suxeito ó creador francés. Sendo asemade a primeira incursión, no eido da moda da pinacoteca.                                                                                            A exposición é un proxecto do propio modisto, comisariado por Eloy Martínez de la Pera. Trátase daquela dunha mirada única a unha selección dos modelos do creador, dirixida por quen estivo ó frente da maison Givenchy entre 1952 e 1996, o propio couturier.                                                                      En torno a un cento de traxes e accesorios teñen sido elixidos para esta visión retrospectiva. Na que os vestidos de Hubert de Givenchy, póñense en diálogo con obras de arte dos fondos da colección Thyssen-Bornemisza.                                                                            O modisto, nado en 1927 en Beauvais, cursou estudos de Belas Artes en París. E durante unha tempada estudou dereito. Traballou para Jacques Fath entre 1945 e 1946. Entre 1946 e 1948 traballou para Robert Piguet. E para Lucien Lelong entre 1948 e 1949. Logo de pasar unha tempada na casa Elsa Schiaparelli, abriu a súa propia casa no ano 1952.                                                                               Cunha idea innovadora da alta costura para a época, incorporou prendas intercambiables, como camisas e saias, de materiais cotiás como o algodón, para servir de referente ó novo estilo que tentaba imprimir co seu salón e taller. A blusa Bettina,  chamada así en homenaxe á famosa modelo Bettina Grazziani, de algodón con forma de camiseiro abotoado no peito e mangas amplas destacadas con bordado inglés, foi a prenda icónica dos inicios en solitario do modisto. Esas coleccións chamáronse “Separates”, e parece que foron caviladas cando o modisto estaba aínda en Schiaparelli, con vocación de imprimir modernidade na costura. Sendo unha idea, antecedente do que logo serían as liñas de listo para levar do modisto. Hubert de Givenchy, desenrolou unha monumental produción noutros eidos da moda, como os traxes de cerimonia, cóctel, festa, de noite e de gala. Caracterizándose polas formas simples, arquitectónicas, os volumes graciosos. E os baixos, costas, cinturas, escotes, mangas, ombreiros, subliñados por pequenos detalles que abranguen dende os volantes, e os bordados, até as flores ou fantasías.                                                                            As siluetas saco e trapecio, foron características durante os anos cincuenta. A referencia á cor negra. É tamén característica desta década. Os conxuntos de festa cunha americana ou chaqueta de escote caixa, con bordados ou cores vivos e tecidos suntuosos, combinadas con saias de gala con gran volume. Saias rectas ou pantalóns de vestir, foro icónicos do estilo do costureiro en décadas seguintes.                                                                                                                         Son moitas as celebridades que se contan entre as clientas e musas do deseñador. A primeira de todas ela, Audrey Hepburn, a quen viste toda unha vida, dentro e fora da escena. Tamén Jacqueline Kennedy, a princesa Carolina de Mónaco, ou Wallis Simpson, duquesa de Windsor, foron algunhas das súas célebres clientas.                                                                                             As propias palabras do creador, explican o ámbito no que se forxa o seu espírito elegante e señorial, que trasladado ó seu traballo na moda, produciu un universo de rotunda opulencia e lóxica beleza, para vestir unha época de formas e gustos xa esvaecidos. A colección de tecidos do seu avó e o posto que este cabaleiro tiña, de administrador dos Tapices de Beauvais, serviron de ámbito no que alimentar o seu interese estético. Logo as artes serían sempre o enderezo do creador que traballou por facer unha das páxinas axiais da historia da moda. 
                                  Amigas e musas                                                                          
A relación de Hubert de Givenchy con Audrey Hepburn, foi grande dentro e fora das pantallas do cinema. O estilo Sabrina, tomado fo filme homónimo, xurdiu da xuntanza da musa Hepburn e o pigmalión Givenchy.                                                                                         Vacacións en Roma, valeulle o Óscar á actriz no ano 1954, o vestiario da película levado por Audrey Hepburn era creación de Hubert de Givenchy. E para a gala dos Oscars, creou unha variación dun traxe de noite do film.                     En Unha cara con anxo, tamén Miss Hepburn, levaba unha panoplia variada de conxuntos de Monsieur Givenchy, con aquel palabra de honor inesquecible baixando polas escaleiras do Louvre coa Victoria de Samotracia ó fondo da escena.                                                                                                                                 En Charada, os modelos de Givenchy van dende un conxunto de esquí cun pullover de pel. Até uns abriguiños caixa con sombreiro a xogo. Pasando por un pequeno vestido negro de escote redondo e manga sisa, adornado con pedrería na cadeira e rematado cunha simple chaqueta a xogo.                                                                                                    Baseada na novela de Truman Capote, a película Almorzo en Tiffany´s, viste asemade a unha sofisticada á vez que esencial Hepburn. Os modelos de Givenchy son daquela, un pequeno vestido sinxelo con enorme pamela a xogo. O lexendario fourreau negro con escote nas costas en forma de torque. E como non abriguiño vermello con pescozo caixa e botóns grandes                                                           Non foi a Hepburn, a única musa do modisto, mais foi sen dúbida a que máis popularizou os modelos do creador. A alta costura de seu recluída nos salóns das elegantes das avenidas parisinas, tomou con Audrey Hepburn unha natureza de vestiario de escena para o celuloide. Algo que aconteceu ás veces, pero non con moita frecuencia. Pois na época dourada do cinema eran os estudios de Hollywood quen contaban cos deseñadores e xastres propios. Que creaban estilos específicos para as grandes divas ou adaptaban estilos de París para proxectos específicos. Ou nas veces que os modistos de París eran invitados a deseñar para os estudos, a praxis ven demostrar que eran maridaxes curtos e de cotío pouco cómodos para as partes. No caso de Hubert de Givenchy  con Audrey Hepburn, a época dourada do cinema vense encontrar coa época dourada da alta costura. Un súmmum de dúas artes moitas veces consideradas menores, a moda e o cinema.

Román Padín Otero

jueves, 30 de octubre de 2014

Danza e moda, FV 30.10.2014





Danza e moda
O Museo do Fashion Institute of Technology (FIT) en Nova York, dedica unha exposición á relación entre a moda e a danza. Baixo o título “Dance & Fashion”, expóñense entre o 13 de setembro deste ano e o 3 de xaneiro de 2015,  un cento de traxes de baile ou inspirados polo baile. Abranguendo un espazo temporal que vai, dende o inicio do século XIX até os nosos días.
É unha mostra organizada pola dirección do museo, Dr. Valerie Steele, que conta cunha efectista posta en escena do estudo de arquitectura Kim Ackert. Acompañando á exposición tense publicado un catálogo de varios autores na editorial Yale University Press.
O FIT, é unha das principais institucións públicas da cidade de Nova York. É unha escola de altos estudos en deseño, moda, arte, comunicacións e negocios. Que conta entre os seus servizos cun museo. Unha institución museística, onde se mostran de xeito rigoroso e innovador, pezas relacionadas co vestido e os seus ámbitos veciños. Arte e moda, son unha constante no Museo do FIT.  As exposicións de moda deste museo conforman, xunta as do Metropolitan Museum, acontecementos de referencia na axenda cultural americana.
Tamén o ballet e a danza en Estados Unidos, e especialmente en Nova York, son elementos axiais da axenda cultural. A cidade dos rascacelos é sede do American Ballet Theater, New York City Ballet, Alvin Ailey American Dance Theater, Martha Graham Dance Company, Merce Cunningham Dance Company, Dance Theatre of Harlem…agrupacións para as que se teñen creado egrexios vestiarios, algúns dos cales engrosan os fondos desta exposición temporal.
O período romántico sirve de introdución á mostra, con traxes da década dos trinta do século XIX. Os volátiles traxes de gasa e as cores suaves son as iconas da época. O gusto polos exotismos da época veñen representados por traxes de estilo “español”, evocadores dos contos da Alhambra e outras Cármenes. Nesta sección atopamos un modelo deseñado polo célebre escenógrafo, decorador e debuxante, Christian Bérard, quen fora alma mater do teatro en Francia nas primeiras décadas do século XX.
A influencia dos Ballets Russes, a compañía de ballet do empresario Diaghilev, foi definitiva na escena cultural e na moda da época da súa vixencia. Entre 1909 e 1929, o gusto cedeu ó orientalismo divulgado pola compañía rusa. Paul Poiret, creou pantalóns á turca ou turbantes inspirados nos traxes de escena da compañía. Os deseños de León Bakst para Schéhérazade de 1910, están na mostra. A pegada dos ballets rusos durou no tempo, e o propio Yves Saint Laurent, creou en 1976 a colección chamada dos Ballets Russes, con importantes brocados, aplicacións de marta, visón e raposo, tafetás e sedas. Traxes de Ungaro, corpiños levados por Rudolf Nureyev e Mikhail Baryshnikov, completan o leitmotiv ruso da mostra.
A moda inflúe nos traxes de ballet e acontece ó inverso asemade. Christian Dior creara un vestido inspirado no cisne negro. E para “Simphony in C”, Marc Happel, creou traxes inspirados no propio Dior e no mestre Balenciaga. Outras voltas son os modistos quen prestan o seu icónico estilo para a escena danzística. Yves Saint Laurent, Ricardo Tisci para Givenchy, Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier , Valentino, Prabal Gurung, Giles Mendel. Olivier Theyskens, Rodarte, Iris van Herpen, son algúns dos modistos cuxa apartación á escena está representada na mostra. En calquera dirección, danza e moda, conxuntamente crean un novum, unha novidade estética singular.
Coreografías e traxes
As coreografías de Martha Graham, teñen unha natureza consustancial cos traxes empregados polos bailaríns. Hai movementos subliñados ou esvaecidos, por saias ou capas, de xeito que coreografía e traxe forman un todo. A propia Martha Graham deseñaba algúns deles. E na mostra, exponse un dos traxes creados por Halston para a compañía.
O estilo de deseño de vangarda, aparece nos traxes para a escena creados por Narciso Rodríguez para Morphoses. Rei Kawakubo para o ballet de Merce Cunningham, Scenario. Desta volta, o minimalismo do primeiro e a invención de formas expresionistas da segunda, fanse notar nas respectivas creacións escenográficas.
O gusto polo chamado estilo español, aparece por segunda volta na mostra. Con traxes de Balenciaga, Elsa Schiaparelli, Jeanne Paquin, Óscar de la Renta e Ralph Lauren, que traen a colación dun xeito ou outro, a teima ecuestre ou de volantes e flores, arquetípica do estilo andaluz, que resulta recorrente dentro e fora da escena polos deseñadores.
Outras teimas de corte etnográfico, son tamén motivo de inspiración nas modas e nos escenarios. África inspira ó moi innovador deseñador Rick Owens, quen fai das formas tribais un emblema. Facendo un aporte de máxima vangarda á mostra, pois Rick Owens, ven sendo a máxima singularidade estética das pasarelas internacionais nas derradeiras tempadas.
Completan a mostra do FIT, un conxunto de fotografías, vídeos e documentais que reflicten o universo creativo de pigmalións e crisálidas que é a maridaxe da moda coa danza.

Román Padín Otero   

jueves, 16 de octubre de 2014

The future of fashion is now, FV 16.10.2014



O futuro da moda é agora
No museo Boijmans van Beuningen de Róterdam, estase a expor unha mostra sobre a situación actual do sistema da moda. Baixo o nome “The future of fashion is now”, entre o 11 de outubro e o 18 de xaneiro, pódese visitar esta exposición de “tese” sobre o contido e o sentido da moda. No ano 2009, este museo Boijmans, que é o epicentro do deseño de moda dende Holanda, organizou a mostra “The art of fashion”, na que se expuña unha colectividade de propostas que mesturaban arte e moda. Foi aquela unha selección de traballos icónicos de deseñadores principais da escena internacional da moda de vangarda.    
Arestora o museo Boijmans, propón unha viaxe ó redor do mundo coa moda máis innovadora. Na que se analiza o xeito no que compre afrontar o traballo feito polos deseñadores novos e na que se estuda o rol da roupa na sociedade contemporánea. París xa non é o único centro da moda, e deseñadores chegados doutras localizacións fora de Europa ou de países limítrofes, onde tamén se fai creación téxtil actualmente, puxan para facer trocos na vestimenta. Estes creadores aportan novas estéticas e utilidades que son incorporadas como vangarda.                                                                                                      
Nos 1.500 metros de exposición, móstranse prendas, vídeos, accesorios e instalacións que tratan da concepción dun novo sistema da moda con estética iconoclasta. Cuestionando teimas como a necesidade dun troco de vestiario cada seis meses o que ven sendo o calendario actual dos desfiles e coleccións. Cuestionando que se manteñan criterios estéticos previos xa coñecidos. Cuestionando aínda a utilidade das vellas ou as novas tecnoloxías na manufactura de roupa onde aparecen novas funcións nas prendas textiles.
A estrutura de mostra e complexa, contando non soamente coas prendas exhibidas, mais tamén cun xurado internacional para seleccionar novos talentos. Unha web onde se pode seguir o traballo en curso de varios proxectos encargados ad hoc e un debate on line sobre extremos varios da cuestión do vestido en distintos campos na actualidade.                                                                         
Os novos deseñadores aportan solucións no ámbito da arte e a moda. Traballan en torno da sostenibilidade e poñen en dúbida o valor social da roupa. ¿Pode a roupa cumprir unha función creativa fora da utilidade? ¿pode a roupa servir de alegado político? Son algunhas das interesantes preguntas ás que busca dar resposta esta exposición.                                                      
Son máis de cincuenta deseñadores internacionais convocados, uns consagrados e outros, a maioría, descoñecidos. As proposta dos famosos Viktor & Rolf, é un xardín zen no que se cavila o xeito de alcanzar un comportamento espiritual. A oriental Wang Lei, propón traxes tradicionais feitos con papel hixiénico tricotado. Dende o Reino Unido, Carole Collet, explora materiais sostibles no seu experimento de lazos que crecen de plantas de fresas. Piyuupiru, investigan dende Xapón en materiais tecidos. E Pauline van Dongen no seu “wearable solar project”, estuda avances tecnolóxicos en relación da moda coa enerxía. Outros deseñadores presentes como Iris van Herpen, aporta a súa excelencia, recoñecida pola Cámara Sindical da alta costura, onde desfila como invitada, propoñendo novas formas marabillosas. Novos materiais que sorprenden favorablemente. E as súas esculturas para vestir que son froito de intelixentes colaboracións interdisciplinares. Ela é un deses casos nos que a nova moda de vangarda é moito mellor que a clásica moda tradicional. Un deses casos nos que o novo non deixa espazo á nostalxia e ten carácter de obra de arte e non de experimento bocetístico.                                                       
Están tamén os sombreiros de Christophe Coppens. As deconstrucións de Comme des Garçons. A mestura de arquitectura, arte, política, natureza e escultura de Hussein Chalayan e a moda para snobs de Maison Martin Margiela. Una exposición da moda de agora que mostra o que é a moda de despois.

Moda e filosofía                                                                    
A función dunha exposición desta natureza non é soamente mostrar traballos que mais ou menos epaten ó burgués e admiren ás vítimas da moda. Se non que é, sobre todo, un medio para reflexionar sobre os fundamentos teóricos e filosóficos que xustifican os trocos do aspecto. A imaxe ,tanto vestida como espida, encontra xustificación semiótica nun conxunto de principios que rexen o espírito da moda en cada época.                                                                           Arestora en plena hipermodernidade, as cuestións tópicas de tertulias de programas de máxima audiencia ou de señoras en perruquerías ou de homes en ximnasios, sobre a elegancia ou a sensualidade. Ou sobre a figura escultórica dunha noiva ou hercúlea dun porteiro, non son a única teima da teoría da moda. Os nosos tempos non son elegantes ou protocolarios. Hoxe non hai cinco tipos distintos de traxe para cinco momentos do día. Nin a xente común se comporta con refinamento estudado. Hoxe ó tempo é de cuestións prácticas, utilidades e realidade.          
Por isto, unha parte das exposicións de moda non estudan as virtudes dos grandes couturiers, nin a elegancia do perfecto cabaleiro, nin a historicidade dunha época. Mostras como a do museo Boijmans, trata da realidade da contemporaneidade. Así na web da exposición, pódese seguir un debate on line no que se discuten teimas varias, que están incardinadas no motivo derradeiro da mostra.    O consumismo e a moda, a sostenibilidade, a identidade e a moda, son algunhas das teimas en discusión. Tamén a maneira de tratar o mercado, con apoio no sistema ou baseándose na intuición, as marcas ou as persoas, ocupan outra parte dos debates. En fin a fantasía na moda, a forma do corpo nos nosos tempos ou as estéticas inmediatas, é dicir aquelas que dominan unha tempada pero que logo non deixan pegada, son algúns dos temas que se discuten para fortalecer un novo sistema da moda concibido polos deseñadores máis novos. Aqueles que teñen o pulso do tempo actual.


Román Padín Otero     

jueves, 2 de octubre de 2014

Horst P. Horst FV, 2,10,2014





Horst P. Horst, fotógrafo de estilo
O museo Victoria and Albert de Londres dedica unha exposición ó fotógrafo Horst P. Horst. Unha visión rigorosa e axial das elegantes fotografías dun dos mestres dese arte, cuxa traxectoria abrangue sesenta anos do século XX.
Trátase dunha grande retrospectiva organizada sobre a base dos arquivos do grupo Condé Nast. A editora de revistas de moda e estilo como Vogue ou Vanity Fair, para quen traballou Horst P. Horst dende o ano 1931, puxo ó dispor do museo, non soamente antigas fotografías, se non tamén negativos de branco e negro e transparencias de color realizados polo fotógrafo ó longo da súa carreira, para ser novamente impresos en gran formato e facer a instalación da mostra.
O interese da mostra é daquela múltiple. Pois xunto ás icónicas imaxes art déco de influencia clasicista firmadas por Horst, expóñense outras descoñecidas para ó gran público. Xunta ás fotografías pódense ver tamén portadas de época das revistas onde aparecía o traballo de Horst P. Horst, os seus cadernos de bocexos e información videográfica. Todo o cal serve para percibir o espírito da mostra, que non é o ámbito da moda, se non o do “estilo”.
Horst P. Horst, xunto a Richard Avedon e Irving Penn, forman a trindade de mestres de estilo do século XX. No caso de quen ocupa esta exposición, é o seu traballo para o mundo da moda un ámbito, no que reflicte unha constante elegancia, mestría na cor, dominio do branco e negro, efectistas composicións e eterna sofisticación.
Nado en Alemania, desenrolou a súa carreira principalmente en París e Nova York. No ano 1931, cando Horst P. Horst entrou a traballar co grupo Condé Nast, a cidade da luz era o centro do mundo da moda e da alta costura. Daquela nas revistas de moda estábanse a impoñer as fotografías fronte ás ilustracións, e o visionario editor Condé Montrose Nast, quixo dotar ó seu equipo para facer as mellores e máis definidas fotografías da época. Unhas cámaras de gran formato, un estudo ad hoc, e a colaboración do fotógrafo coa modelo, o director de arte, o editor de moda, os asistentes de estudo e os técnicos do set, facían posibles maxistrais fotos de 25,4x20,3 cms, que serviron de diario do estilo dunha época.
As modelos eran daquela profesionais incipientes, de cotío amigas con estilo de membros do staff de Condé Nast. E tamén ás veces aristócratas elegantes ou actrices. Horst P. Horst, fotografou asemade a moitos dos persoeiros das artes e da sociedade internacional daqueles anos de vangardas, grandes guerras e viaxes transoceánicos. Un dos seus primeiros retratos de actrices foi a Bette Davis no 1932 para Vanitiy Fair. Un cabo de listaxes que incluía a tódalas estrelas e celebridade da época pasando por Marlene Dietrich ou a propia Coco Chanel.
Na década dos anos cincuenta Horst P. Horst, realizou una pléiade de retratos de corpos espidos de grande inspiración clasicista. Composicións onde a luz dialoga con corpos atléticos denudes, creando unhas imaxes evocadoras dunha gliptoteca que sae dos mármores tridimensionais para incorporarse ó eido bidimensional da fotografía.
Na década dos sesenta, a editora de Vogue América, Diane Vreeland, propuxo a Horst P. Horst, a fotografía de interiores de casas. Daquela un novo eido de traballo se incorporou ó universo Horst, coas imaxes de casas de entre outros, Jackie Bouvier Kennedy Onassis, os Duques de Windsor, Andy Warhol ou Karl Lagerfeld.
A fotografía de naturezas caleidoscópicas, inspiradas nas visións xeométricas de plantas realizadas por Karl Blossfeldt (1865-1932), é outra das teimas que completan o catálogo do traballo de Horst P. Horst. Estudos case que abstractos de plantas realizados no New York Botanical Gardens, en fragas de Nova Inglaterra, en México. Sempre co leitmotiv da arquitectura gótica e caprichos de formas.
O surrealismo
A década dos trinta e corenta, ven marcada pola incorporación das innovacións das vangardas ó ámbito dos medios de comunicación de masas. Cubismo, surrealismo, fauvismo, futurismo, saen dos ámbitos dos manifestos e dos grupos de artistas e coleccionistas, para ser recoñecidos polo gran público, a través fundamentalmente da divulgación que deles fixeron as revistas e a moda.      
O interese polo corpo feminino dos surrealistas atopou lóxica acolleita no mundo da moda. Ademais o onírico ou ámbito do soños, que era o enderezo inspirador da “outra” realidade dos surrealistas, ofrecía características idóneas para o mundo da moda. Artistas como Salvador Dalí ou Giorgio de Chirico, foron celebrados pola moda. Con portadas de Vogue, editoriais de moda e mesmo escaparates ou deseños de tecidos.
A modista Elsa Schiaparelli, pasou á historia como a deseñadora surrealista. Coas súas siluetas rematadas con chapeus zapato, abrigos con bolsiño en forma de queixón ou xoias con forma de insecto.
Horst P. Horst, trasladou ese universo surrealista ó mundo da moda. Realizando para Vogue, numerosos editoriais de inspiración surrealista, tanto na composición como na moda que neles se expuña, ou no tratamento da luz e do corpo que evocaba ás lánguidas invencións de Max Ernst e os seus minotauros.
Esa integración do surrealismo á moda, retratando os traxes do ballet “Bacchanale” ou retratando ó propio artista Salvador Dalí co seu mostacho ingrávido,  ou á modista Elsa Schiaparelli con xesto onírico, pasa por ser unha máis das múltiples aportacións axiais de Horst P. Horst, ó estilo culto e intelixente da forma de vida entre moda e cosmopolitismo do século XX.

Román Padín Otero

jueves, 18 de septiembre de 2014

Os anos cincuenta en Francia. FV 18.9.2014




Os anos cincuenta. A moda en Francia

Unha exposición no Museo da Moda da vila de París, o Palais Galliera, percorre os anos cincuenta en Francia dende a moda. Un paseo pola era dourada da alta costura.
O 12 de febreiro de 1947, Christian Dior presentou o desfile da colección “Corola”, facendo unha proposta radicalmente nova que fuxía das estreiteces dos anos bélicos e avanzaba cara á opulencia estética dos anos cincuenta. Propoñendo grandes saias con metros de tecido, ombreiros suaves, cinturas de avespa, escotes importantes e fantasía en traxes de cóctel ou de gala. A pegada na audiencia foi tal, que a redactora do Harper´s Bazaar, Carmel Snow, titulou ó novo estilo de Dior, como “New look”.
A forte presenza de Christian Dior na década, aparece subliñada tanto pola influencia estética das súas sucesivas e innovadoras coleccións, como polo éxito de vendas. No ano 1950, o desfile outono inverno dura máis de tres horas, con 12 maniquís, presentando 191 modelos, 64 abrigos e 23 peles de pelo. Todo un acontecemento estético, cunha duración semellante a un drama infinito Wagneriano. Nese mesmo ano 1950 o 49% das exportacións da costura francesa eran de Dior.
No ano 1957, tras dez anos ó fronte da súa casa de alta costura, un reinado breve pero intenso, Christian Dior falece repentinamente e o seu asistente Yves Saint Laurent, saíndo da sombra, ten sido nomeado couturier da maison. Pechando unha era, a dos anos dourados da alta costura e abrindo outra cara ó prêt à porter de luxo, do que Saint Laurent sería grande artífice.
A etiqueta deses anos requiría de polo menos cinco ou seis tipos de traxes no armario dunha dona elegante. Vestidos de día, de tarde, de campo, de cóctel, de gala e de cerimonia. Ademais de requirir de complementos esenciais como sombreiros, guantes, xoias e bolso. As revistas da época estaban daquela divididas dese xeito, unha estrutura que se repite na exposición. Cunha incidencia notable no traxe de cóctel que é o emblema da década, un eido onde a fantasía dos creadores atopaba o seu Olimpo.
Jacques Fath, é outro dos modistos emblemáticos da época, caracterizado pola alegría, xovialidade e asimetría nos cortes dos seus modelos. Pierre Balmain, con creacións inspiradas nos traxes de Corte do século XVIII. Onde o corsé, as costas e ombreiros ó aire, xunto a importantes saias longas con gran volume subliñan a estética do momento. E o mestre de todos, Cristóbal Balenciaga, cun equilibrio entre o rigor francés e o temperamento español, coa silueta barril e traxes inspirados nos grandes pintores do museo del Prado.
Non soamente hai homes creando alta costura na época. Madame Grês, con vestidos onde o drapeado de evocacións clasicistas é característico, ten unha pegada axial. Jeanne Lanvin, ten unha continuidade na década con Antonio Cánovas del Castillo. O modisto español ó frente de Lanvin-Castillo, quen logo de traballar con Paquin, Elisabeth Arden e Chanel, continúa con austeridade de formas e fantasía nas cores o legado déco de Madame Lanvin. En fin Mademoiselle Chanel, tras anos retirada da profesión, retoma a súa carreira con 71 anos no 1954. A súa volta non atopa o éxito inmediato, mais coa súa proposta do “tailleur” ou traxe xastre sinxelo en tweed con saia recta e formas básicas, abrirá o camiño ó estilo do listo para levar da década seguinte.
Outros creadores como Carven, con roupa para mulleres máis pequeniñas. Jacques Heim, que pasou de peleteiro a couturier e contou coas artes no seu traballo. Hubert de Givenchy, coa emblemática Audrey Hepburn como musa. Pierre Cardin, con maxisterio no corte e visión futurista. E o grego Jean Dessés coas súas mulleres crisálida. Conforman o espírito dunha época que converten ás maisons parisinas en patrimonio nacional.

O cine dunha época dourada

As formas sinuosas de Marilyn Monroe e a elegancia atlética de Jane Russel, en “Os cabaleiros prefiren loiras” de Howard Hawks no ano 1953, son memoria fílmica do estilo da década. Unha interpretación Hollywoodiense do chic da época, pero que resume ben a sofisticación e hiper feminidade deses anos.
A beleza xélida de María Casares, musa do cinema e o teatro francés, ten tamén moito que dicir na elegancia da época. No ano 1945, é protagonista do filme “Les dames du bois de Boulogne” de Robert Bresson. Dous anos antes do new look de Dior, a imaxe de Casares no filme, onde interpreta a unha elegante dona de cidade, é resumo da moda dos anos corenta. Con xastres rigorosos, sombreiros con forma de ril e gran tamaño, e capas en forma de paralelepípedo que evocan o estilo de Elsa Schiaparelli.   No ano 1959, cando baixo a dirección de Jean Cocteau, figura no “Le testament de Orphée”, vemos outra imaxe da grande actriz. Tecidos envolventes de forma drapeada dende a cabeza a modo de velo até os pes como unha túnica votiva se suceden na cinta. Evocando o estilo de Grês, Dior ou Fath. Tamén grandes saias con volume baixo capa lixeira, aparecen en outras escenas da cinta, evocando á estética de Saint Laurent. Así María Casares, neses dous traballos e musa, alfa e omega do estilo dunha década de grande luxo.
Non hai que esquecer o estilo xuvenil da década, antecedente do prêt à porter dos anos sesenta, que ten bo espello en “Vacacións en Roma” de William Wyler, protagonizado por Audrey Hepburn, que recolle a moda das mociñas deses anos.

Román Padín Otero

jueves, 3 de julio de 2014

España de moda, Museo del Traje FV

España de moda                                                                               Unha exposición no Museo del Traje, en Madrid, revisita a moda española dende a segunda metade do século XX até os nosos días. “España de moda”, pode visitarse dende o 13 de maio até o 7 de setembro. Para coñecer mellor a notoriedade do feito en España na contemporaneidade, fronte á puxanza do feito en Francia, Italia ou Estados Unidos.                                                                                 O punto de partida cronolóxico da mostra, coincide logo da Guerra Civil Española e logo do final da Segunda Guerra mundial. Momentos de recuperación social e económica. Tempos nos que houbo de facerse un relanzamento da actividade sartorial, da modistería e da industria téxtil, en tódolos países.                                                           Francia, creou o “Théâtre de la mode”, unhas monecas vestidas de alta costura ordenadas nun teatriño, que viaxaron por varios países para publicitar a moda de París. Italia estableceu como nova sede para internacionalizar os seus desfiles a “Sala Branca” do Pazo Pitti en Florencia, compatibilizando este enderezo con Roma, no caso dalgunhas casa de alta moda. Estados Unidos, encabezou a divulgación da moda. Asumindo a nova silueta francesa, e divulgando ese estilo con vendas en canles como Sears ou J.C. Penney.                                                                                            España, illada no contexto internacional, avanza cara á recuperación na década dos corenta, cos modistos organizados na Cooperativa de la Alta Costura Española. Nomes como Pedro Rodríguez, Herrera y Ollero, Vargas-Ochagavía, visten unha época, coa mirada posta no mestre Balenciaga. O mestre de todos eles, como era chamado Cristóbal Balenciaga, non pertencía á Cooperativa de Alta Costura Española, pero si tiña unha identidade comercial española na época. As tendas Eisa Costura en Madrid, Barcelona e San Sebastián, eran a súa extensión española dende Balenciaga París. E cumprían unha función de leitmotiv inspirador  nos talleres de alta moda españois.  Xa no ano 1939, Balenciaga adiantouse ó new look de Dior, cunhas modas de ombreiros caídos, cintura marcada e saia volante.      Cando no ano 1947, a periodista Carmel Snow, chama á silueta “corola” de Christian Dior, “new look”, o mestre Balenciaga presenta a súa silueta “barril”, unha liña sinxela baseada na estrutura arquitectónica do vestido. Os vestidos saco, as mangas tres cuarto, as saias balón, o talle alto, as túnica e mangas morcego, serían os elementos axiais en coleccións sucesivas, creando dunha moda atemporal.                                                                                        Este estilo sinxelo e austero, habería de ser o referente para os modistos en España. Fronte o estilo complexo e opulente de Dior que habería de servir de referente ós franceses, e tamén a moitos dos italianos. Os cadros de Zurbarán, de Velázquez, de Goya, inspiran coleccións de xeito directo e compren función de leitmotiv para toda a moda española.                                                                                    Novos nomes se asentan na escena española coa ampliación da moda no prêt á porter dos anos sesenta. Manuel Pertegaz, Elio Berhanyer, Pedro del Hierro e Loewe, amplían o espectro de clientas, saíndo da costura e facendo roupa para boutiques. Todos eles cun nexo común de sinxeleza.                                                                 Unha das imaxes preferidas de Berhanyer, é o tapiz do “Encontro na Illa dos Faisáns” de Charles Le Brun. Que representa o encontro de Luís XIV e a súa corte, con Felipe IV e a súa corte, para o desposorio da infanta María Teresa de Austria con rei francés. Na escena a corte francesa está chea de cor e opulencia, fronte á corte española que é austera e sobria. Esa sobriedade latexa na moda española.                                                                                            Nos anos oitenta con firmas como Francis Montesinos e Agatha Ruíz de la Prada, hai tentacións de abandono da austeridade estilística hispana. Mais o monocromo de Manuel Piña, Adolfo Domínguez ou Sybilla, recupera a senda da moda arquitectónica hispana, con formas xeométricas e monocromías.                                                Na mostra hai unha coda dedicada a noivas, complementos e documentación. Explica o comisario da mostra Juan Guitérrez, que non é unha exposición de tese, se non de natureza emotiva. Ocorre que esa emotividade está baseada na tese da austeridade do estilo axial hispano.                                                                                Román Padín Otero         

jueves, 8 de mayo de 2014

Dior cruise 2015



Una selección de Dior cruise 2015, me pareció interesante por  la reflexión de que al ver la colección entera, uno admite que eso es de lo que se trata una dirección artística impecable en 2014. No sé si es moda, no sé si es bello, no sé si favorece...pero tiene una rotundidad ligera, óptima para el mercado. !!!

Papier Glacé, FV 1.3.14


domingo, 2 de marzo de 2014

FW 14 women

All these catwalks from NY, London, Milano to Paris...several major trends, but above all pattern fabrics, new surrealism and high fashion. The sharpest the better, the most colourfull the better, the darkest the better, beauty in manufacture and excellence in materials. Fashion is back, bags and shoes are no longer the point, instead dresses and individual creators style is the focu point. Awesome dresses by Moschino, never seen before.
 Mary Katantzrou
 Moschino







 Dior
 Dolce & Gabanna
 Balmain
Olympia Le-Tan
 Leonard Yiqing yin
 Elie Saab
 Givenchy, Tisci
SLP
 valentino
Chanel