viernes, 25 de noviembre de 2016

Unpacking Fashion FV 24.11.2016



Obras mestras
O valor da moda nunha colección de arte, é tratado por unha exposición en Estados Unidos. O Costume Institute no Metropolitan Museum of Art de Nova York, presenta entre o 18 de novembro e o 5 de febreiro a exposición Masterworks: Unpacking Fashion. Nela móstranse as máis significativas adquisicións feitas nos derradeiros dez anos para aumentar os fondos de téxtil e moda no museo. O criterio seguido nesas adquisicións, ten pasado de ser de natureza enciclopédica nas orixes da institución a ser de procura e custodia de obras mestras nos tempos actuais. O museo adquire obras icónicas de deseñadores e modistos que teñen cambiado coas súas innovacións a historia da moda. E que contribuíron asemade ó avance da percepción da moda como unha forma de arte.
Obras mestras: Desembalando Moda,  é unha exposición que mostra unhas 60 desas pezas. Traxes de dona e cabaleiro, con datas de orixe que abranguen dende o século XVIII até os nosos días. Os modelos están dispostos como en caixas de embalaxe, e sobre cada un deles hai fondas explicacións sobre o que aportaron ó canon da historia da moda.
Conceptualmente a exposición subliña a importancia do coleccionismo de pezas de deseño e moda, pola súa natureza artística singular. Do mesmo xeito que o museo serve para custodiar, estudar e arquivar a memoria da pintura, escultura, novas tecnoloxías ou fotografía, tamén a moda ten de ser preservada como valor cultural. O seu aporte creativo é obvio. E como representación do espírito dos tempos ou zeitgeist , a moda é o máis doado instrumento, pois afonde creatividade e mercado, socioloxía do gusto e estética. Canto o seu valor como inversión, non ten dúbida que se está consolidando. Non soamente ten valor polo antigo dos tecidos ou o prezo dos materiais, como bordados en ouro ou pedras preciosas, se non que tamén, a biografía do traxe ten importancia. A quen pertenceu, outorga un valor de colección a un traxe. O aporte estético dunha peza innovadora é outro considerando para a colección. E en fin, a calidade de orixinal da peza, e o proceso creativo da mesma, teñen tamén valor.
Hai expostas, dúas pezas do século XVIII, os chamados robe á la française, vestidos á francesa, nos que unha ampla saia suxeita por unha estrutura de cesta ou panier, complétase por un corpo que cae en forma de capa sobre ás costas. E un pequeno peto cobre o peito. É a moda feminina do antigo réxime. Hai tamén o chamado robe á la anglaise ou vestido á inglesa, que é máis sinxelo que o estilo francés e ten menos volume. Hai tamén exemplos da silueta de fin de século en S coas creacións de House of Worth. E o fin da silueta con faixa cun abrigo de ópera de corte kimono, asinado por Paul Poiret no 1911. O equivalente masculino desa moda é o terno, ou traxe de tres pezas. Composto por pantalóns longos ou até os xeonllos ou culotte. Chaleco e casaca,  de lonxitude e formas variadas segundo cada momento histórico.
Tanto a forma do panier ou saia con estrutura elevada, como os cortes das casacas de home con grandes solapas, aparecen como inspiración para creacións posteriores. E a exposición presenta un vestido negro bordado de tiras de pvc  da deseñadora holandesa Iris van Herpen, formada na escola de Arnhem, pertencente á colección outono/inverno 2012, que reproduce unha desas saias con volume do pasado. E as vellas casacas do terno á francesa, aparecen en traxes dos anos 2000.
Os tamén holandeses, e tamén procedentes da escola de Arnhem, Viktor&Rolf, están presentes na mostra cun traxe da colección de alta costura do outono/inverno 2015, que representa un cadro en lenzo co seu marco dourado, deconstruído. A colección era unha cita ós mestres da pintura do século XVII holandés, e convertía os cadros en estruturas para ser vestidas. ¡Nunca a ironía sobre a natureza artística da moda foi tan indiscutible! Outro modelo da colección primavera/verán do 2010 dos deseñadores, chama a atención na exposición. Un traxe de noite de gala, en silueta princesa con escote palabra de honra, feito en tul e moiré sintético de seda. Que parece ter sido cortado por unha serra na altura das cadeiras, de xeito que deixa ingrávida a parte inferior da saia. Sen dúbida unha invención nunca vista antes, que evoca o surrealismo. Este movemento aparece directamente noutro modelo asinado por Gilbert Adrian no ano 1947, que está feito cunha tela estampada por Salvador Dalí. E no vestido de Elsa Schiaparelli con bordado de Jean Cocteau do ano 1937.  
O inglés afincado en Nova York, Charles James, o español afincado en Paris, Antonio Cánovas del Castillo Rey (Lanvin-Castillo), o tunecino afincado en Paris, Azzedine Alaïa, están presentes na exposición, con traxes que distantes no tempo por case que medio século, seguen a cumprir o mesmo obxectivo. Subliñar o corpo feminino de curvas sinuosas con deseños serea por medio de traxes feitos con técnicas únicas e remates soamente doados para grandes mestres.
Os xenios da moda
Nesta colección selecta, comisaria polo curator in charge do museo, Andrew Bolton e a assitant curator, Jessica Regan, están presentes as creacións maxistrais da moda e os seus autores. E están con vestidos e accesorios que teñen sido fundamentais aportes ó bagaxe cultural dos derradeiros 100 anos dende o eido da moda. Ós xa citados antecedentes das robes volantes do século XVIII e dos pais da alta costura, Worth, Poiret, súmanse as grandes mulleres da costura na primeira metade do século. Madeleine Vionnet está presenta cun vestido de 1929, que se pon en diálogo cun traxe de John Galliano do ano 1999. Gabrielle Chanel, e a súa casa, están presentes cun traxe que é epítome do estilo da modista, feito por Karl Lagerfeld como director artístico da firma dende o ano 1983. Un vestido negro, de manga longa e escote redondo que aparece profusamente bordado de colleres, cintos e pulseiras,  de cadeas douradas, perlas e pedras preciosas.
Christian Dior coa silueta New Look e a interpretación que dela fixo o deseñador Raf Simons na colección de alta costura outono/inverno 2014, cun traxe casaca bordado que semella superpoñer capas de diversas prendas.  
Yves Saint Laurent cos seus estampados de beizos e as cazadoras de pel dos anos 1960 e 1970 e a interpretación que deses elementos fixo Hedi Slimane na primavera/verán do 2014.      
 Están tamén presentes os creadores xaponeses de vangarda, Comme des Garçons. O enfant terrible da moda francesa, Jean Paul Gaultier. O sombrereiro prodixioso Philip Treacy. O expoñente da moda italiana, Gianni Versace. O destacado creador americano Tom Ford, entre outros.
A exposición subliña asemade o labor feito polos comisarios, coleccionistas e mecenas privados  e institucionais da moda. Homenaxea a apartación á cultura do  que fora comisario do Costume Institute no Metropolitan Museum of Art de Nova York,  Harold Koda.  E recórdase dun xeito ou outro, á dona de estilo e coleccionista norteamericana Iris Apfel, pois as salas da exposición levan o seu nome. Ó mecenas holandés Han Nefkens, con cuxo apoio contan Viktor&Rolf, entre outros.  Ou á británica Anna Wintour, editora de Vogue América, que tanta dedicación e excelencia aporta á moda.

Román Padín Otero

jueves, 3 de noviembre de 2016

Salvatore Ferragamo Museum FV 3.11.16







Cruce de camiños. Atravesando a arte coa moda
Salvatore Ferragamo, a coñecida empresa florentina orixinariamente dedicada ós zapatos e que dende hai décadas ocupa tódalas liñas de negocio de moda, conta con un Museo Ferragamo. O museo, situado no Palazzo Spini Feroni, en Florencia, Italia, sé orixinaria asemade da empresa, foi inaugurado no 1995.                                                                                      O antecedente do mesmo, atópase nunha exposición itinerante que baixo o título Salvatore Ferragamo.The Art of the Shoe 1927-1960, se dedicou ós zapatos e creacións da casa, no final dos anos oitenta. A mostra viaxou polo Victoria&Albert Museum de Londres, polo County Museum de Los Ángeles, Museo Guggenheim de Nueva York, Sogestu Kai Foundation de Tokio,  Museo de Bellas Artes de Ciudad de México. E no cabo, a exposición temporal transformouse en permanente inaugurando o museo en Florencia.                                                                                                             A Fundación Ferragamo, coida o patrimonio e o arquivo da casa de modas e calzado. Tamén aporta orzamento para a restauración de monumentos históricos. Recentemente ven de dar financiamento para restaurar oito salas da Galleria degli Uffizi, on de se expoñen os mestres do Renacimento.            O Museo Ferragamo, mostra os fondos da colección de creacións da casa e organiza asemade exposicións temporais.                                                          Neste ano 2016, presenta a exposición, Tra Arte e Moda, comisariada por Stefania Ricci. A exposición analiza as borrosas fronteiras entre arte e moda. Propoñendo ó visitante a tese de que a moda é unha nova forma de ver o mundo. Non é un universo limitado ós traxes que se poñer. Hai moito de cultura e investigación detrás. A moda mira cara á arte para aumentar o propio prestixio e a arte sinte curiosidade pola moda, pola liberdade de representación e a súa contemporaneidade.                                                     O punto de arranque da mostra, é un zapato de dona de talón alto que Salvatore Ferragamo diseñara para Marilyn Monroe. No ano 1958, engadiu a ese zapato de ante, uns círculos concéntricos de cores. Unha especie de diana feita de pel de cores, que ten unha forma semellante ó motivo do cadro sen título, pintado por Kenneth Noland no mesmo ano, 1958, e que representa unha diana concéntrica.                                                                                     O surrealismo, está presente co abrigo de noite, creado por Elsa Schiaparelli con Jean Cocteau no 1937. Que ten un bordado nas costas representando dous perfís cun xerro con rosas.                                             A deseñadora italiana Germana Marucelli, considerada a creadora a moda milanesa, colaborou con artistas. Preséntase na mostra un vestido corto de festa, de alta costura, da colección outono/inverno de 1968-9, feito en lentellas sobre seda. O vestido azul ten uns círculos negros, que son froito da colaboración da modista co artista Paolo Scheggi, de quen tamén se presentan obras na exposición.                                                                              O diálogo interactivo entre arte e moda subliñouse nos anos oitenta, coa aparición dun corpiño de xesta creado polo deseñador xaponés Issey Miyake, na portada da revista Artforum. Na mostra está un corpiño de Issey Miyake, feito en fibra de vidro reforzada, do ano 1980.                                                                   Do creador Nick Cave, está na mostra o chamado Soundsuit, do ano 2010, feito en tecido de punto, con blondas concéntricas e cadradas, que remata nunha gran mitra. A peza é unha escultura para vestir que altera as proporcións de corpo e testa.                                                                          O artista Yinka Shonibare, ten unha linguaxe articulada sobre esculturas feitas con tecidos africanos. Na mostra, presenta Food Faerie do ano 2011. Que representa un anxo feito con manequim, algodón holandés, alas de pluma e base de aceiro.                                                                                    O dúo de modistos holandeses Viktor&Rolf, caracterízanse por facer uns desfiles performativos,, nos que presentan roupas no límite da utilidade. Na mostra teñen a Shirt Symphony do ano 2011. Un enorme vestido branco feito de satén, cunhas mangas de xemelgos enormes que saen dende o pescozo. E cunha saia con forma de garda infante.                                            Hai na mostra tamén, creacións dos artistas que no troco do século XIX ó XX, miraban ó clasicismo grecolatino para innovar. Corpos liberados da faixa e do polisón, que permitían liberdade ás donas. Está o modisto e deseñador español afincado en Venecia, Mariano Fortuny,  Hai imaxes de Dante Gabriel Rossetti e de Gustav Klimt.                                                  As vangardas están representadas con Sonia Delaunay e  Elsa Schiaparelli, dúas mulleres que fixeron do cubismo órfico e do surrealismo, respectivamente, o fío condutor das súas modas.                                             Yves Saint Laurent inspirado en Mondrian. Yohji Yamamoto inspirado en Joan Miró. Andy Warhol ilustrador de revistas de moda. O refinamento do modisto Capucci; as siluetas de corpo hiperfeminino de  Azzedine Alaïa. As invencións motrices e políticas de Hussein Chalayan. Todas elas moda alén da arte.

Industrias culturais
Non é soamente Salvatore Ferragamo a única empresa italiana de moda, que dedica parte dos seus recursos e actividade cultural.                                  A Fondazione Prada, constitúese no 1993, e conta dende 1995, co crítico de arte, Germano Celant como director artístico. Ten dúas sés en Milán e Venecia, deseñadas por Rem Koolhaas. E presentan exposicións de principais artistas como Anish Kapoor, Damien Hirst ou Jeff Koons. En 2009, instalaron en Seúl, un pavillón chamado Prada Transformer, un edificio con estrutura mecánica móbil cuberto por unha membrana que troca de forma. Sirve para acoller a exposición de moda Waist down- skirts by Miuccia Prada.
O grupo francés Kering, ten a François Pinault Foundation, con sé en Venecia, na Punta della Dogana, reformada polo arquitecto xaponés Tadao Ando. E tamén en Venecia, Palazzo Grassi, é outra sé  da  Fundación, onde se celebran notables exposicións das artes. 
A empresa Ermenegildo Zegna, a través de ZegnArt, dende 2011,  comisiona pezas de intervención artística en espazos públicos e tamén nos seus establecementos comerciais. Teñen colaborado con Michelangelo Pistoletto, Frank Tiel, Mimmo Jodice entre outros.
A empresa Gucci, pertencente ó grupo Kering, abreu no 2011 o Gucci Museo, en Florencia. No que se expón una colección permanente de vestidos e accesorios da firma. Onde se exhiben as iconas da empresa, o seu estampado Flora, a logo manía, a arte da viaxe. Os obxectos se acompañan de referencias ós mitos do cinema, e da cultura popular do século XX, que fixeron da firma un referente, como Sofía Loren. Xunto á parte da empresa, hai exposicións temporais de artistas, centrados esencialmente en cinema e novos soportes, no espazo Contemporary Art Space.
Giorgio Armani, inaugurou no 2016,  o seu museo Armani Silos en Milán, onde mostra o seu universo. O espazo Corso Como en Milán, acuñou nos anos 1990 o termo concept store, e segue a expoñer e vender, arte, moda e literatura. A empresa Trussardi, conta tamén cunha fundación para a cultura.
Román Padín Otero.


jueves, 30 de junio de 2016

HAUTE-À-PORTER, FV, 30-6-2016




Haute-à-Porter
Alta confección de moda.
Cando se fala da moda de Bélxica, de contado pensamos na cidade de Anveres. Onde está a Real Academia de Belas Artes, da que xurdiron deseñadores axiais na historia da moda dos derradeiros 35 anos. Anne Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs, Dries van Notten, Dirk van Saene, Marina Yee, son os chamados “Antwerp six”, pola prensa británica, logo de teren exposto con éxito as súas prendas na feira de moda de Londres en 1987. Tamén en xeracións posteriores, Martin Margiela e Ralf Simons, procuraron nome á escola.
Ademais en Anveres, está o museo da moda, MOMU, onde se celebran importantes exposicións de vangarda, e que serve de plataforma de coñecemento para os talentos relacionados ca Academia e outros chegados doutros lares.
Mais non é Anveres a soia cidade con museo de moda en Bélxica, a cidade de Hasselt, conta cunha grande tradición téxtil dende o século XIV. Nela ten o seu enderezo o Museo da Moda de Hasselt, que ten as portas abertas na súa actual sé dende 1995.
Arestora e até o mes de setembro, o Museo da Moda de Hasselt en Bélxica, presenta a exposición Haute-à-Porter. A mostra está comisariada polo deseñador de moda, xornalista e fotógrafo, Filep de Motwary. E ten como tema central, a relación entre a roupa de alta costura e a roupa de confección.
Habitualmente asimílase a alta costura, co traballo artesán, co luxo, a extravagancia e o espectáculo. E ten acontecido dende hai varias décadas, que unha parte emblemática da roupa de confección, amosa asemade estas características. Estas coincidencias de estilos e manufactura, é o que subliña a mostra, ó poñer no mesmo contexto roupas extraordinarias de confección, con roupas extraordinarias de costura.
Ademais das roupas, a exposición conta cunha espectacular posta en escena, na que se crean espazos con arquitecturas efémeras, grandes escaleiras, caixas e plataformas, nas que se colocan os traxes a diversas alturas. Complétanse os tableaux con luces indirectas e con, ¡animais disecados!. Así que as mulleres paxaro dos traxes bordados con plumas, comparten espazo con avestruces. Un elefante garda as costas de traxes de aires africanos. E un reno coroa coa súa cornamenta traxes de siluetas infanta. Filmes, fotografías e música, completan unha posta en escena ariscada e efectista.
Hai entre outros deseños, pezas de alta costura de John Galliano, que destacan con bordados de cores e mestura de tecidos. Están tamén presentes Viktor & Rolf, quen son habituais das exposicións de moda de vangarda, pois os seus traxes arriscan a iconografía habitual da roupa cotiá, para entrar nunha roupa teatral, establecéndose conceptualmente no vértice da arte e a moda. Hai do deseñador xaponés Yohji Yamamoto, tres traxes singulares, pois son de deseño tridimensional, fronte o habitual estilo bidimensional do deseñador. Son traxes con volantes acentuados con baleas, que teñen aire occidental.
Entre os deseños de artesanía extraordinaria, está o modelo Quimera de Thierry Mugler, pertencente á súa colección de alta costura outono/inverno 1997/98. É un espectacular traxe de cores metálicos que nunhas partes é como unha armadura e noutras como unha segunda pel. Tamén de Thierry Mugler, está o traxe de cow-girl, de pedrería vermella, que aparecera no vídeo de George Michael titulado “Too Funky” do ano 1992.
Está tamén o espectacular traxe branco de plumas deseñado por Sarah Burton para Alexander MacQueen, da primavera/verán de 2011. Onde o corpo aparece cuberto de plumas cortas e a saia longa está feita de cascada de plumas longas que gravitan.
É unha selección que presenta pezas exquisitas dos derradeiros trinta anos, e que ten sido aclamada por toda a prensa internacional.
Confección de calidade
Entre os deseñadores especializados en confección presentes na mostra, atopamos as habituais sinaturas de Prada, Dior, Gucci, Givenchy, Lanvin. Que teñen sempre a calidade dos talleres artesáns de grande tradición destas empresas de lenda, que nas últimas décadas teñen mellorado coa utilización de solucións tecnolóxicas nos tecidos e nos procesos.
Xunta este clásicos, están presentes creadores alternativos ou portadores de universos singulares, fronte á hexemonía das tendencias das grandes corporacións. O deseñador Rick Owens, presenta un universo únicos, poético e arriscado, abondando sempre nos volume grandes e estética póvera.
A empresa orixinaria de España, del Pozo, cuxo deseño corresponde dende 2012 a Josep Font, está tamén presente, pois o seu universo é dunha delicadeza extrema. Con xeniais aplicacións que parecen de origami sobre tecidos e volumes monacais combinados con elementos lixeiros.   
A  deseñadora holandesa Iris van Herpen, que é moi recoñecida pola comunidade museística, a pesar de súa corta idade e breve carreira, está tamén presente. Cos seus traxes de poética tecnolóxica, siluetas innovadoras e patróns sinxelos. Ela serve ademais de fío argumental para a máis nova linguaxe da moda. A que relaciona moda e tecnoloxía, pois atopa a estética en solucións útiles para tecidos, formas, estampados, volumes ou cores. Sendo a nanotecnoloxía un campo empregado pola creadora, así como as colaboracións con arquitectos.  
Tamén Vivienne Westwood, Maison Martin Margiela, Erdem ou Gareth Pugh, entre outros están na mostra.
Entre os fotógrafos presentes, René Habermacher, Giampaolo Sgura e Peter Lindbergh. É unha mostra coral, onde todos teñen unha liña no diálogo da alta moda coa confección de vangarda.

Román Padín Otero  

jueves, 23 de junio de 2016

Fashion Forward; FDV 23.6.2016







Fashion Forward.
A moda sempre avanza. Esta frase é o leitmotiv dos trocos que se infrinxen na aparencia vestida cando o tempo pasa ela. O Museo de Les Arts Décoratifs de París, titula con esa frase Fashion Forward, unha exposición que até o 14 de agosto deste 2016, presenta na súa sé do Pazo do Louvre.
Comisariada por Pamela Golbin, conservadora xeral de moda e téxtil do museo, a mostra percorre 300 anos de indumentaria e moda. Comezando no 1715 e chegando até o 2015, abrangue un amplo espectro de estilos e épocas. Presentando una selección de 300 pezas dos 10.000 rexistros que posúen nos fondos do museo. 
Parece que o público das exposicións de moda, ten entre outros intereses frecuentes o de poder coñecer afondo as grandes etapas da historia da indumentaria. Cómo se vai pasando dun estilo ó outro. Esta mostra da cumprida resposta a esa demanda, e míranse sucesivamente tódolos estilos dende o inicio do século XVIII.
A época Rexencia, é o inicio. Con traxes masculinos, femininos e infantís.  ¡Hai mesmo, como curiosidade,un traxe para simio, que era unha mascota frecuente da época,feito en tafetá de seda cor caldeiro, datado en 1730!.
De seguido o estilo Luís XV e Luís XVI. Cos que son os traxes asimilados ó Ancien Régime. Para as donas os vestidos á francesa, con corpiño, amplas mangas e saia con recheo. Tamén o vestido á inglesa e polonesa, traxes máis simples non distantes do traxe de amazona. Para os homes o terno, con casaca, chaleco largo e culottes ou pantalóns até media perna.
Como queira que a moda, é reflexo de factores sociais e políticos, as roupas que seguen son do período da Revolución Francesa, a moda Directorio, inspirada na volta ó clasicismo, presenta unhas donas con silueta tubular, con vestidos cortados por debaixo do busto. Os homes con chaleco, pantalón, e casacas de diversas facturas, con colos grandes ou de estilo redingote ou riding-coat, máis á inglesa. A emperatriz Joséphine cos traxes brancos lixeiros e mostra desta moda; e Napoleón con uniformes de colo alto, mostra do home da época.
Segue a moda Romántica, con mangas redondas e grandes, saias volantes e casquetes. Os homes con cinturas marcadas e sombreiros de copa. Xa pasado o medio do século XIX, en 1856, con Charles Frederick Worth, o primeiro modisto da historia, atópase a crinolina, esa estrutura que creaba unha silueta como de campá na saia da dona. E de cuxo recordo débese moito á unha clienta dilecta de Worth, a emperatriz Eugenia. Os homes con silueta longa en negro, gris, ocre e branco. A roupa da muller vai evolucionar, cara á comodidade, primeiro estreitando a saia e convertendo a campá da crinolina, nunha saia con polisón e faixa en S. E logo liberando o corpo da faixa. Canto os homes, poucos trocos axiais, até avanzado o século XX.
O seguinte contido da mostra, entra xa, como a propia historia da moda, na era dos creadores. Cada un propoñendo un universo persoal dentro do espírito dos tempos que lle corresponden, e sempre avanzando, abrindo os ollos da clientela cara a novas posibilidades.
Jacques Doucet, Paul Poiret, Gabrielle Chanel, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Cristóbal Balenciaga, Christian Dior e Yves Saint Laurent. Son os visionarios que enchen case que cincuenta anos de historia da moda, nos que cambia a silueta con cada década. Da silueta art nouveau, en forma de S e de champiñón para as donas. Pásase á liberación da faixa por Paul Poiret con aires orientalistas, influído polos Ballets Russes de Diaghilev. Os cambios deste modisto foron notables, mais a súa idea do luxo, facía prendas aínda ampulosas para a muller. Sería Gabrielle Chanel, a que influída pola roupa de cotío dos mariñeiros franceses e o gusto polo deporte e a vida ó aire libre, incorporaría ó vestiario feminino a comodidade, liberdade e feminidade do século XX.
Tres séculos de moda
 A parte da mostra que abrangue o século XX, especialmente dende 1947 até os nosos días, está localizada nunha gran galería branca, dende cuxo centro, xurde un grupo de varias escaleiras de caracol. Son estruturas escultóricas, monumentais, de varios metros de altura, nas que se asentan os traxes.
Partindo do new look de Christian Dior en 1947, preséntanse modelos de tódolos grandes creadores. Están presentes Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga, Givenchy, Paco Rabanne, Pierre Cardin, Sonia Rykiel, Emmanuel Ungaro, entre outros.
Continúa a mostra con outros creadores máis contemporáneos como Azzedine Alaïa, John Galliano, Hussein Chalayan, Comme des Garçons, Karl Lagerfeld, Issey Miyake, e outros moitos.
A mostra compre os requisitos da cultura do espectáculo. Unha grandiosa instalación, que nos leva á sorpresa cando a visitamos. Algo semellante ó que acontecía nas Cámaras das Marabillas do século XVIII, onde todo descubrimento estético e científico, servía para deleite do coleccionista e sorpresa do visitante. O número de modelos expostos e impresionante, daquela no hai argumento para que non interese algo de ensinado. As épocas que abrangue, son case que tódalas do traxe moderno. E a conservación, iluminación, coreografía dos modelos, ordenación cromática e estilística, ofrece un espectáculo, semellante o dos Royal Fireworks, para os que Georg Friedrich Händel, compuxera a peza homónima.
Moito ten avanzado a moda, dende ser rexeitada nos museos, ate ser peza axial na engrenaxe da cultura do espectáculo do século XXI, con estatísticas de visitas millonarias e montaxes espectaculares. A moda a nova musa das artes. 

Román Padín Otero