jueves, 27 de septiembre de 2018

Pink The History of a punk pretty colorful color. FV 27.9.2018








A moda en rosa.
Este outono as exposicións de moda nos museos celebran a cor rosa . Unha mostra en Nova York e outra en Madrid miran cara o roupeiro rosa.
Valerie Steele ó fronte do Fashion Institute of Technology presenta unha exposición na que unhas 80 pezas de roupa na gama dos rosas son despregadas baixo o paraugas protector dun cavilado texto teórico que trata dos diversos significados e simbolismo desa cor ó longo da historia e a través de culturas e continentes.
Adscrita coma ningunha outra cor a múltiples significados que van dende á identidade de xénero, até o significado da carga sensual. Pasa por ser unha cor belixerante e representativa do poder ou pacífica e símbolo de inocencia. Pode ter forte carga ideolóxica combativa ou servir de tenue ilustración infantil. Pink: The history of a punk, pretty, powerful Color, é unha exposición que explica de xeito argumentado todas esas posibilidades de diálogo entre a cor rosa e o aspecto na vestimenta.
No século XVIII logo de ter recibido un colorante procedente de latino América as cortes europeas incorporaron a cor rosa de xeito habitual para o vestiario á francesa tanto de donas coma de cabaleiros. Unha cor popularizada  por Madame de Pompadour que tomou loxicamente o nome de rosa pompadour, converténdose en sinónimo de luxo, calma e voluptuosidade dunha época cortesá e galante. Non sería até mediados do século XIX coa moda burguesa de seriedade no vestido do home realizado en cores negra, gris, branca que o rosa quedara exclusivamente adscrito á roupa feminina. Para os nenos empregábase de xeito aleatorio e mesmo cambiante, pois había quen atopaba o rosa forte e o azul feble e asemade acontecía o contrario. Puñan lazos azuis en nenas e rosa en nenos…até que sobre todo como idea mercantil para aumentar as vendas de roupas infantís separouse o rosa para nenas e o azul para nenos.
O século XX pasou por múltiples significados para o rosa, liberador e gaiola. Integrador de xéneros e arma provocadora de roupa interior feminina. O anos 1920 puxeron de moda o rosa pois do mesmo xeito que Chanel deseñaba a petite robe noire tamén facía con grande sona a petite robe rose. Na década dos anos 1930 a deseñadora Elsa Schiaparelli incorporou coma emblema da súa casa de modas a cor rosa profundo, foi o chamado shocking pink. Na década dos anos 1950 cando se propiciaba o imaxinario da beautiful house do sono americano, o rosa aparece coma cor feble preferida para a idealización do vestido da muller relegada a quedar  na casa. O anos 1960 empregan un rosa espacial ou sideral e progresivamente se incorpora ó armario masculino que anda daquelas na revolución do pavos reais a cal permite ós homes vestir lonxe do gris e preto do arco iris.
A cultura do rock converte ó rosa nunha cor rebelde cando Elvis Presley leva unha chaqueta rosa ou conduce un cadillac rosa, emulando ó boxeador Sugar Ray Robinson. A música hip-hop tamén incorpora o rosa cando en 2002 o rapero Cam´ron leva un abrigo de visón rosa ós desfiles da New York Fashion Week. Madonna levou un corpiño rosa deseñado por Jean Paul Gaultier nos anos 1990. E mesmo recentemente a cantante Janelle Monae canta un tema titulado Pynk.
O deseñador Yves Saint Laurent empregou o rosa ó longo dos seus 40 anos de profesión. Igual ten feito o deseñador Valentino que mesmo ven de editar una camiseta na que se lee pink is punk, outorgando á cor rosa non soamente un carácter feble, feminino, infantil, se non que se recoñecen as posibilidades de outras personalidades para unha cor que foi moeda de troco entre sexos ó longo de dous séculos na cultura occidental europea.
A famosa editora do Vogue Diana Vreeland afirmaba que o rosa é o azul da India pois nese país emprégase a cor de cotío por homes, mulleres, nenos e nenas. A deseñadora Elsa Schiaparelli atopou o seu rosa chocante nunha procedencia de China ou Perú pero non de occidente. A cor rosa é tamén é moi popular en México onde se fala do rosa mexicano.
Nos nosos días mozos e mozas levan de cotío roupas rosa pero con frecuencia a cor xoga un papel iconoclasta. Rei Kawakubo para Comme des Garçons crea pezas rosa vangardistas e rompedoras. O mesmo que Alessandro Michele para Gucci que suma a cor rosa ó conxunto de medidas disruptivas que emprega no deseño do novo universo da marca italiana. Hai rosa de roupa interior, rosa da moneca Barby, rosa das mozas e mozos das tribos urbanas no Xapón inspirados en Lolitas e personaxes manga. E hai asemade a cor rosa empregada como instrumento LXTB para defensa dos dereitos do colectivo.
Todas as sombras de rosa aparecen representadas nesta exposición que se acompana dun catálogo editado por Thames&Hudson. En Madrid no Museo del Traje haberá unha exposición sobre o rosa titulada La Vie en Rose que inaugurará en novembro, cuxos contidos aparecen como moi desexables.            
A pantera, a rubia e Picasso.
Entre os empregos e interpretacións da cor rosa atopamos filmes, cadros, esculturas, cancións, poemas…A divertida película The Pink Panther dirixida por Blake Edwards no ano 1963, converte a un diamante rosa no eixo dunha alta comedia tan elegante coma o personaxe da banda deseñada do que toma o nome. Na comedia musical Gentlemen prefer blondes interpretada en 1953 por Marilyn Monroe a celebérrima rubia leva un vestido rosa de satén deseñado por William Travilla. O traxe de gala deixa os ombreiros ó aire e luce un enorme lazo nas costas. Un accesorio que habería de ser repetido en múltiples ocasións por Yves Saint Laurent e pasados os anos por Viktor&Rolf na profunda cor rosa satén.
Outro divertido filme Funny Face do ano 1957 incorporou un número musical rosa chamado Think Pink, no que unha editora de moda impele a vivir nun mundo rosa. Rosa é asemade a cor da vida cantada por Edith Piaf  dende o ano 1947 en La vie en rose, a preciosa canción que foi asemade interpretada con grande sona por Grace Jones dende 1977. Moi popular é a época rosa do pintor Pablo Picasso que abrangue entre o 1904 e o 1907 abrindo un século de grandioso arte picassiano.  A pique de rematar o século XX, no ano 1983, os artistas Christo e Jeanne-Claude empregaron 603.870 metros cadrados de polipropileno tecido de cor rosa para rodear 11 das illas de Biscayne Bay en Greater Miami , Florida, creando logo unha paisaxe artificial flotante de profunda cor rosa.
Son asemade rosa moitas das esculturas de Jeff Koons, tódolos vestidiños de Hello Kitty, a casa de Paris Hilton. Rosa é asemade o estilo do musculoso e irreverente rapero, modelo e actor Candy Ken. O grupo Mecano declaraba na canción Me voy de Casa do ano 1981 que quiero vestir de rosa y gris polo carácter transgresor da cor. E como non había de ser menos, atopamos a cor convertida en nome nun poema de Théophile Gautier: Je suis l´espectre de la rose/ que tu portais hier au bal (son o espectro da rosa/que ti levabas onte no baile).
Román Padín Otero      



viernes, 29 de junio de 2018

Football&Fashion vestindo a Hércules FV 28.6.2018






Fútbol e Moda
Son moitos os deseñadores que se inspiran no fenómeno de masas que é o fútbol para faceren as súas coleccións e non son poucos os xogadores que aparecen retratados nos medios de comunicación como auténticos fanáticos da moda. Éstes e outros extremos do xogo entre moda e fútbol recóllense nunha exposición que se está a celebrar en Florencia.                             
Fanatic Feelings Fashion Plays Footbal celébrase coincidindo co salón Pitti Uomo de Florencia que é unha grande feira dedicada á moda, na que miles de empresas de todo o mundo veñen expoñendo as súas coleccións dende hai 94 edicións e onde se celebran desfiles, se convocan roldas de prensa e se celebran exposicións e conferencias a redor da moda e os seus ámbitos. É unha gran cita comercial que ten aumentado a súa influencia sobre outros ámbitos abranguendo o eido cultural dun xeito manifesto. Daquela co gallo da cita comercial atopamos en Florencia cada tempada destacadas novidades artísticas, musicais, literarias e de pensamento.      
Este ano coincide ademais co Mundial de Fútbol en Rusia así que a teima da moda e o sport está aínda si cabe máis en primeira liña. A construción do imaxinario masculino atopa un espazo principal no deporte ó redor do cal gravitan moitos dos carácteres que de xeito tópico procuran os varóns para a definición do seu aspecto e personalidade. Vigor, fortaleza, afán competitivo mesmo belicoso, fortuna, beleza son algunhas das caras do heroe que triúnfa no fútbol e por ende son o desiderátum das hordas de afeccionados e seguidores dese espectáculo e dos seus protagonistas. Os novos Hércules coas súas doce probas son os futbolistas.
Os comisarios da mostra Markus Ebner, fundador en Alemaña das revistas Achtung Mode e Sepp Football Fashion e o crítico de arte contemporánea Francesco Bonami, frecuente colaborador nas salas de exposición de Fortezza da Basso, e recoñecido director de Flash Art Magazine  agás de ter comisariado mostras dende na WhiteChapel Art Gallery de Londres até o Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris pasando polo comisariado da Biennale di Venezia en 2003, teñen convocado a un heteroxéneo elenco de artistas, cineastas e deseñadores para argumentar a súa tese sobre a definición da moda masculina da man do deporte por medio desta mostra.
Os debuxos e fotografías de Karl Lagerfeld director artístico de Chanel. creador interdisciplinar e artista todoterreo presentan unha visión romántica e heterodoxa dos ídolos do deporte. Xunta eles o desmitificador filme de Philippe Parreno e Douglas Gordon A 21st Century Portrait que recolle un partido de Zinédine Zidane filmando soamente e totalmente o xogo do deportista ó longo do partido, recollendo moitos momentos de desánimo, fatiga e espera, da unha visión fráxil dun heroe no campo de batalla.
Hai proxectos específicos feitos para a mostra que percorre a vida dalgúns dos meirandes xogadores europeos como George Best, Eric Cantona ou o campión do Torino, Gigi Meroni. Noutra sección se fai un desenvolvemento da moda Street Wear da man de moitos dos seus máis senlleiros representantes que, non se esquece, son profesionais do fútbol. David Beckham, Neymar, Franck Ribéry son algúns dos deportistas convertidos en modelos.
A moda de home está a pasar por un momento onde se mestura a vixencia dunha nova xastrería, xunta o auxe da roupa deportiva, da roupa informal e da roupa levada de xeito espontáneo ou de estilo na rúa. A exposición afondará sobre novas posibilidades para o armario dos homes como por exemplo a de levares a camiseta do noso equipo favorito debaixo dun abrigo ou unha chaqueta de xeito informal.
Tanto a moda como o fútbol comparten un certo discurso expresivo inmediato e un aspecto fortemente emotivo, a moda con desfiles de conspicua brevidade e o fútbol cunha cesura emocional que se mantén nun infinito de tan só 90 minutos pero que se prolonga durante todo o campionato.             
Trátase dun proxecto expositivo que afunde a moda coa súa elegancia e beleza, xunto á socioloxía da fama e a popularidade inherente no fútbol. Salientando a un tipo de home do século XXI ancorado na individualidade e o individualismo. Un  heroe postmoderno protagonista dun novo relato na sociedade que subliña o presente inmediato, o suceso do partido hoxe e agora, fronte a calquera pasado ou futuro. Un relato onde non conta nin o país de orixe, nin a cor ou relixión do persoeiro se non que prima o seu éxito hedonista. No que o idioma e o xogo e a canle son os medios de comunicación. Estas e outras son características que corresponden de seu tanto a moda como o deporte, os estadios son as novas catedrais, a moda é a súa aliada.

O estilo sport
Un dos deseñadores que con máis fincapé emprega o universo do fútbol para recrear o seu propio é o belga Dirk Bikkembergs. Quen ven deseñando zapatillas deportivas con forte carácter e personalidade inspiradas nas botas de cravos de xogo en herba dende hai máis de vinte anos. Ademais  centra as súas coleccións na vestimenta deportiva ou de inspiración sport e mesmo ten convocado a atletas para seres a imaxe das súas campañas de publicidade. O xogador do Atletic de Bilbao, Aitor Ocio, foi dunha volta retratado para a campaña de publicidade da firma, o mesmo que os membros do F.C. Fossombrone,  oriúndo da vila onde está localizada a empresa.
Máis quizás a máis singular das colaboracións da firma co eido do fútbol aconteceu en 2009 cando, crearon un apartamento para o defensa do Brera F.C., Andrea Vasa. A acción consistiu en converter un establecemento comercial a ras de rúa nun escaparate ou sala de museo onde expuñan as creacións do deseñador convivindo co futbolista facendo as accións cotiás. O público podía visitar as habitacións e mesmo camiñar entre os obxectos de uso cotiá do xogador cando non atopar de cara ó mesmísimo futbolista saíndo da ducha!.
Outras exposicións alén da exposición relacionando fútbol e moda ou sport e moda, foron a mostra de Raf Simons na Biennale de Firenze do ano 1998, titulada 2001 minus 3, na que un grupo de adolescentes vivía nun apartamento instalado na Stazione Leopolda, vestidos con estética sport e facendo a vida cotiá propia dun rapaz de curta idade.
A mostra Smarter, Faster, Tougher foi celebrada no Toronto Design Museum no ano 2015 co gallo dos Panam Games. E coincidindo cos Xogos Olímpicos de Londres no 2012 o Design Museum de Londres presentou Design to Win e o Fashion Museum de Bath expuso Sport & Fashion.
A moda deportiva invade o noso armario, os futbolistas son os nosos modelos e os museos dedican as súas exposicións ó fútbol. O fanatismo do fútbol ou da vida postmoderna.
Román Padín Otero.     



martes, 26 de junio de 2018

POSTMODERN MEN´S FASHION. EFÉMERO

REPORTAJE EN TVG SOBRE LA EXPOSICIÓN POSTMODERN MEN´S FASHION

Reportaje en tv sobre la exposición
                                                                                         
















EFéMERO 2018.
Ponente: Román Padín Otero
Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, con la tesis “La articulación de la moda en el espacio museístico en el cambio de milenio”. Profesor en ESDEMGA, colaborador en prensa. Licenciado en derecho.
Ponencia: Postmodern Men´s Fashion.
La moda masculina es objeto de menos atención que la femenina. Las exposiciones y publicaciones dedican más espacio al vestido de la mujer pues resulta más complejo, vistoso y su tratamiento académico se apoya en el valor material de la alta costura. Frente a eso, el vestido de hombre ha sido evitado en los estudios, las muestras y en la iconografía, sobre la base de la austeridad del aspecto masculino y la “gran renuncia” de los caballeros a aderezarse desde el nuevo régimen. El final del siglo XX y el inicio del siglo XXI, han visto el despertar y asentamiento de la complejidad y vistosidad en la ropa de hombre, gracias a una tendencia socio cultural liderada por los movimientos musicales, que encontró apoyo teórico en el postmodernismo.  
En la década de los años 1960 se inició una revolución progresiva en la ropa del hombre, ampliando las posibilidades, formas, colores, estilos en el vestuario masculino. La bella silueta italiana, unos trajes más estrechos, estilizados fue retomada por Hardy Amies quien exportó desde el Reino Unido a Estados Unidos trajes de confección para caballero con innovaciones como ventilación en la espalda, cintura marcada y dos botones. El modisto francés Pierre Cardin, aportó la moda futurista, inspirada en el alunizaje del hombre. Una estética que se combinó con el estilo mod,  el aspecto que llevaban los Beatles. La moda de Carnaby Street fue la siguiente novedad, con las creaciones de John Stephen. Trajes de satén, pana, terciopelo, pantalones de talle alto o bajo, camisas de flores, corbatas de colores y gorras beatle crearon el London look. Tiendas de Carnaby Strret, Picadilly, King´s Road, Dover Street, vestían una nueva élite con estilo paquistaní/indio de jet set hippie. Tommy Nutter creaba nueva sastrería en Savile Row, con clientes como Mick y Bianca Jagger, Twiggy, The Beatles.  El final de los 1960, destacó una moda ecléctica, étnica, exótica, combinando invenciones caseras y antiguallas. Era la imagen de la cultura liberal de esa década, con viajes a oriente, drogas, hedonismo que desembocó en una beligerancia social frente a la guerra de Vietnam. De aquel estilo de color en la moda hippie se pasó a otro color en la moda glam-rock con David Bowie y Marc Bohan en los años 1970.  En el final de la década Giorgio Armani deconstruye las chaquetas y la silueta, tal y como se ve en American Gigolo. El traje blanco se recupera con un recuerdo a los años 1920 del Gran Gatsby en la película Saturday Night Fever. Y el White Duke de Bowie. La imagen futurista de los años 1980 con evocaciones a los años 1940 de amplias hombreras se encontó en Blade runner en 1982. Y las siluetas trapezoidales de los modistos del prêt-à-porter de lujo parisino Thierry Mugler, Claude Montana, Jean Paul Gaultier, Azzedine Alaïa. El glam rock había aportado plataformas, estampados de serpiente y glitter, luego el punk fue el que llevó el espíritu social de la calle a la moda. Malcolm Mclaren y Vivienne Westwood en su tienda de King´s Road, World´s End, llenaron las camisetas de frases provocativas, referencias políticas, sexuales y aún masoquistas en ocasiones, los pantalones de imperdibles y las chaquetas adornadas con pintadas y banderas. La colección Pirate de Vivienne Westwood 1981-1982, abrió el camino a otro atavío musical, el de los nuevos románticos. Luego los góticos, break dancers, hip hop look, grunge con Kurt Cobain de Nirvana,  abrieron las posibilidades a otros modos de hombre. La influencia de revistas como I-D, The Face, Blitz, Arena fue decisiva en la década de 1980 y el trabajo del estilista cobró importancia en una época de combinaciones de todas las épocas para el vestido del hombre. Ray Petri y Simon Foxton fueron dos de los más notables creando apariencias transversales. Los grandes diseñadores hacen aparición en los años 1980, Ralph Lauren con su estilo Ivy League, Calvin Klein con el cuerpo y la ropa interior en anuncios de jeans, Giorgio Armani y la deconstrucción. En 1984-85 Jean Paul Gaultier traspasa fronteras de género e identidad con la colección Et Dieu créa l´homme en la que presenta faldas para señores. Otra iconoclastia procedió de los diseñadores japoneses en esa época Issey Miyake, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, presentaban siluetas bidimensionales, de color negro, con descosidos, rotos, fluidez y otra belleza wabi-sabi. Al tiempo surge el diseñador procedente de las escuelas de moda con fuerza, el grupo de los 6 de Amberes (Dirk Bikkermbergs, Ann Demeulemeester, Walter van Beirendonck, Marina Yee, Dirk van Saene, Dries van Noten), incorporan un nuevo ideal de hombre. Antes Martin Margiela crea un nuevo tipo de diseñador ausente, provocador y con interés por el reciclado. Después Raf Simons crea la nueva silueta alargada y pálida de joven europeo frente a los cuerpos atléticos norteamericanos. En Londres Andreas Kronthaler diseña MAN para Vivienne Westwood. En Paris Hedi Slimane profundiza en la silueta estilizada, Jil Sander en el minimalismo junto a Helmut Lang. Tom Ford usa el sexo para diseñar y vender, Paul Smith reinterpreta con colores el sastre inglés desde Londres. Surge la moda de España notablemente con Adolfo Domínguez, Sybilla, Jesús del Pozo, el joyero Joaquín Berao. Se produce la invasión de diseñadores anglosajones en Paris (Galliano, McQueen, Ford) y una nueva etapa con el siglo XXI en la que las grandes corporaciones del lujo rivalizan en audacia frente al ingenio con personalidad de las pequeñas empresas.  Se relanzan las viejas casa de alta costura con fuertes colecciones de pêt-à-porter de mujer y hombre. Ricardo Tisci al frente de Givenchy en 2010 crea la revolución de hip hop, sports, urban, falda, pantalón.  Tom Ford insiste en el porn chic. Neil Barret en Prada crea un hombre esencial.  En 2010 se relanza la sastrería tradicional con un giro, incidiendo en la napolitana frente a la inglesa, extremando la inglesa frente a otras y desarrollando un negocio mundial de moda de hombre con Blazer, americana, traje, chaqueta, muy guiado por la influencia del elegante Lapo Elkann desde las páginas de L´Uomo Vogue en abril de 2012  En el lado opuesto diseñadores de vanguardia como Rick Owens, comienza a generar su cohorte de fieles seguidores y a marcar los aspectos más extremos. Del mismo modo que Thom Browne crea un look de colegial extremo en su sastrería. Christophe Decarnin relanza Balmain y sus siluetas de vértigo. Stefano Pilati en Zegna hace sofisticación. Y sobre todos ellos se mantienen con cierta constancia Versace y Dolce&Gabanna. En 2015 se produjo una sobrevenida moda del telón de acero con Demna Gvasalia, Gosha Rubchinskiy, con un estilo de nuevo clochard y de relectura de ropa del pasado. Otras vanguardias como la de Craig Green, Afterhomework Paris, Virgil Abloh, representan el hombre poliédrico del 2018 en adelante, manifiestamente con la revolución del todo vale de Alessandro Michele al frente de Gucci desde 2015.
Las más recientes forma de vestir del hombre es, moda ecléctica que abarca desde nueva sastrería, a moda de vanguardia, siluetas transversales de grandes cadenas de ropa económica (silueta gallo), cierta tendencia a la ideología en cuestión de sostenibilidad (de materiales, reciclaje, circularidad del diseño, orígenes ciertos, derechos humanos), cierta presencia del no-género, carrusel de siluetas sartoriales desde lo amplio a los ajustado, carrusel de siluetas de ropa deportiva urbana desde lo retro a lo futurista.         
Román Padín Otero